25.中国画的色彩有哪些?
中国画在色彩方面有其独特的规律和方法。它排除了自然和光源的限制,一般强调物体固有的色彩。在整个色彩关系中,白(白纸)和墨是基础,色彩是补充。早期的中国画多以重色彩来表现。例如唐宋时期大量的人物画、山水画,多以重彩表现。
元明以来,纸的出现,带来了水墨画技法的演变。与此同时,文人画形式的出现,逐渐发展成为以水墨为主、色彩为辅的风格。水墨不仅仅是中国画中的“黑”色,而是作为调整画面关系的“色”而存在。
中国传统绘画理论中有“墨分五色”的理论,这是典型的以墨为色的概念。设色形式:有纯粹用墨表现的水墨画,有结合彩墨的淡彩画,也有以色彩为主的鲜艳多彩的重彩画。总之,色彩、笔墨的运用不同,体现出不同的风格和面貌。
26、中国画中的“像”、“像”是什么意思?
“形似”与“神似”是对应的。指绘画与自然物体的外在特征之间的相似关系。也就是说,俗话说,画什么样子。战国时期荀况说“神生于形”。南朝齐人范震也说“形有则神有,形无则神消失”。
形似与神似是统一的。南朝宋宗秉虽然说“万物皆趣,神气融入其中”,但他仍然坚持“以形写形”、“用色形貌”。东晋顾恺之说得更清楚,就是所谓“以形写神”。清人邹一桂云:“无形无似者,可得其神”。以上观点都主张“相似”是绘画的基础。 “神似”与“形似”也是对应的。
指主观性与客观性的统一,从对事物表象的审美欣赏到对形象的深化。也就是说,除了画的样子外,还要注重精神的内在表现。也就是说,“上帝是形式的功能,形式是上帝的本质”。袁文说:“画形容易,画神难。形是体,神是神。”
凡人的身体往往是学画的人都能掌握的,但至于表情的表现,却是别人无法达到的。 ”晁一刀、杨慎、李贽等都阐述道:“绘画不只是描写形式,而是讲形式和精神。所以“形神兼备”是中国绘画艺术的最终结论。
27、中国画所提倡的“形似”与“神似”是什么关系?
画家在描绘物体时,必须在描绘物体外观的基础上达到写实的状态。这不仅仅局限于对物体的简单真实的描述,而是包括画家从感性认识到理性认识,再从理性认识到完整的艺术表达的过程。它不是对物体的简单再现,而是比生活中原有物体更高层次的概括,更注重精神本质的表达,达到表现力。这种对待绘画的态度是中国画写实创作方法的基础。
28.什么是中国画的“意境”?
李可染先生说:“意境是艺术的灵魂,它是客观事物本质的浓缩,加上人的思想感情的陶艺,经过高度的艺术加工,达到了与人的思想感情的交融。”场景,从而表达艺术境界和诗意境界。”意境在中国画中包含着很多内容。
一幅画的主题、场景的构成、造型与表现力、情节的安排与描写,以及画面的管理与处理,都需要在“意”字上下功夫。 “思想”可以说是一幅画的灵魂。中国画历来有“画是无声诗”、“画有意境”之说。
一幅绘画往往是物体特征与画家感情的和谐表达,从而产生诗意。景物交融的意象就是诗意的意象。俗话说“意在其中、情趣之外的形象,才是发人深省的艺术形象”。一幅情感深厚、表现力强的画,才能对观者保持长久的吸引力。这就是中国画的所谓“意境”。
29.中国画中的“匠”是什么意思?
用来表现意境的加工方法称为“用心工艺”,是指艺术家的表现方法和创造力。在艺术中,“工匠”二字是有很高声誉的,比如“工匠精神”、“工匠大师”等等。对于艺术家来说,加工手段的高低关系到艺术造诣的高低。历代优秀艺术家,无不在“工匠精神”上下功夫。
中国画意境的表达首先是作者的生活感受、形象思维、艺术创作和表现方法等一系列内功的结果。同时,还必须经过反复高水平的艺术打磨,要求作者苦心经营、精工制作、匠心独运。其艺术效果堪称高超的工艺水平。正如唐代大诗人杜甫所言:“思想工匠,处境悲惨”、“不语惊人,绝无休止”。
30、中国画中所说的“六法”指的是什么?谁提出的?
“六法”由南齐谢赫提出,受到历代画家、评论家和鉴赏家的高度推崇。它们是中国绘画史上最早的科学、系统的绘画创作和绘画批评指南。其内容如下: (一)生动魅力。 (2)用笔骨法。 (3)对事物的形象作出反应。 (4)根据类别赋予颜色。 (五)经营地点。 (6)传输和传输模式写入。
神韵是“六法”中最重要的,几千年来一直是中国画创作和绘画批评的重要标准。优秀的绘画必须创造动人的形象,巧妙的结构,用笔、用墨、用色。具备这一切的一幅画,会给人一个总体印象,即在内容、意境、造像、构图、色彩等方面给人以完整、具体的感觉。谢老师所说的“气韵生动”。他提到了这种感觉。
感受的深度,是由作品揭示生活之美的深度和形象创造的完善程度决定的。 “神韵生动”是画面中形与神的统一。这种统一具有极高的艺术品质。骨法用笔,是绘画表现中用笔的问题。它是用线条画表现物体形状的重要技法。
唐代张彦远在《历代名画录》中说:“夫像必形似,形必与骨齐。骨、形、形皆依乎”。一切的初衷,都归结于画笔的运用。”对应的图像是关于图像创建的。所谓“应物”,不仅是追求物体外表的相似性,更重要的是了解物体的特征和内在精神。描述时,如果只是“象形”而不是物体,那是错误的。唐张彦远说:“骨、神、形相似,皆出于意。
意为中发之心之源。 ”所以“应物”不是简单地根据物体来画,而是在形状的基础上表现物体的精神实质。按类施色,就是着色的问题。“类”就是“类”的意思。 “万物”,这里的范畴指的是绘画对象的特征和外观。至于色彩的表现,中国画是非常独特的,它注重物体固有的色彩,然后给出一个概括的色彩表达图像特征,即布局绘画的构图和构图。
绘画中所谓的“位”,应该是“管理”的。 “管理”二字意义深远,必须根据对象的结构和格局,精心组织和安排。因此,管理的地位在绘画的表现中非常重要。谢何提出的这个“方法”正是概括了中国画在构图上的表现特点。
正是因为画面的“位置”是由艺术家“管理”和精心组织和安排的,中国山水画才能不受焦点透视的限制,而可以灵活巧妙地运用分散透视在画面上进行描绘。 “万里长江”或“花月千寻”。
无论是深远、高远还是平淡,都可以根据艺术家的经营来安排。传仿是指临摹古人的优秀作品,借鉴遗产。唐代大理论家张彦远认为这种方法是“画家的最后一件事”。这并不是说这种方法无足轻重,而是说临摹不是绘画的目的,而是为了更好的创作而学习的一种手段。
临摹古人的优秀作品时,一定要细心,做到“形神兼备”,才能真正学到精髓。只有这样,才能达到“转移、转移、模仿”的目的。
31、什么是中国画的“题跋”?
碑帖在中国画艺术中占有十分重要的地位,是中国画构图的一个组成部分。一般来说,书法、绘画、碑刻等前后所题写的文字,可称为碑帖、跋帖。书画或碑刻写在前面的文字称为“题”,写在后面的文字称为“跋”。
碑跋可分为三类:一是作者本人的碑跋;二是作者本人的碑跋。第二,他同时代的人;第三,后世的。宋代以前的绘画没有铭文,即使有,也只是在树干、岩石后面等不显眼的地方。只是一个名字。这种艺术形式随着文人画的兴起而发展,最终成为中国传统绘画的重要艺术形式。
32、中国画的“题跋”有多种形式吗?
碑跋分为隐项和明项。常用的提问方法有以下几种:
第一种是水平格式。按照中国民族习惯,题目一般是从右向左写的。字数可多可少,但每行不宜过多,以保持横向格式。
第二种是垂直风格。书写行数不宜过多,以保持垂直形式。
三是高度不均匀的自然形态。上面提到的横竖样式都应该在同一位置,后缀可以错开,也就是俗称的“开头不在同一个位置”。另一方面,自然形态可以自由且相对自由地分散。
但要注意不要写得太松。总之,无论用哪种方法写标题,都要注意标题内容与后记、字体、图片的协调。
33.什么是“长问题”?什么是“穷钱”?
中国画的题跋中,题款多的称为“长题”,题款少的(少至一个名字)的称为“贫题”。题词可以是两行诗,也可以是一首诗、几行散文,甚至是一首长诗,取决于画面的构图。
铭文本身就是一门科学。画得好的题词不仅可以锦上添花,还可以点石成金。擅长铭文的人,铭文不一定多。寥寥数语,就能让人感受到“诗中有画,画中有诗”。
34、题跋的字体应与画风一致吗?
题跋的字体应与画风相一致。例如写意画多用行书、草书,工笔画多用楷书、隶书。当然,这也不是绝对的,应该根据画面的艺术风格来整体考虑。
35.中国画中的印章如何运用?
印章有什么作用?印章在中国画中起着平衡画面构图、丰富画面效果的作用。一幅完整的中国画,除了题跋之外,还必须印有印章。就印章而言,可分为阳文(朱线)和阴文(白线)两种。
按印章在屏幕上的位置来分,可分为头印章、签名印章和角印章。当一处印有两个或多个印章时,一般上印稍大,下印稍小。上篆为阳文,下篆为阴文。
36.什么是“图画”?
朱红、蓝青、石绿等颜色是中国古代绘画中常用的颜色,因此用“画”来形容中国画。
37、什么是工笔画?
“工笔”是与“写意”相对应的一个概念。简单地说,就是用工整、细致、细致的技法来描绘物体。大致可分为工笔白描、工笔淡彩、工笔重彩和无骨工笔四类。从表现内容来看,可分为:山水、花鸟、人物。
38.工笔画有什么特点?
工笔画在长期的历史发展中,建立了一套严谨的技术体系,从而形成了该画种独特的风格和面貌。其特点概括如下:
(1)线条造型是中国画技法的特点,也是工笔画的基础和支柱。工笔画白描的要求是工整、细腻、严谨。一般来说,中心使用的笔较多。
(2)颜色以自然色为主。总体色彩明快、沉稳、明亮、淡雅,具有统一的色调和浓厚的中国民族色彩的审美情趣。
(3)装饰与立体性 装饰尤其是工笔画中不可缺少的因素。从构图、线描、设色到图像的细节处理,都有一定的平面感和装饰感。装饰性一方面来自于传统的风格化技法;另一方面是作者对生活中的形象进行提炼、夸张、创造而形成的审美效果。
39.什么是写意画?
写意画就是用简洁的笔法描绘风景。写意画多画生活故事,笔触竖直,墨色飞扬。与工笔画相比,它们更能体现所描绘景物的神韵,更能直接地表达作者的情感。
写意画是在长期的艺术实践中逐渐形成的,文人参与绘画,对写意画的形成和发展发挥了积极的作用。据说唐代王维既能诗又善画,因此后人称他的画为“画中诗,诗中画”。他“改变勾画和研究的方法”,创造了“水墨渲染、笔法清润的碎墨山水”,董其昌尊他为“文人画”始祖。
五朝徐熙先用墨写花的枝叶花蕊花萼,然后轻施淡彩,创造了徐氏的“落墨法”。此后,宋代文同推崇“四君子”画风,明代林良发展了“庭院式”写意新画风,明代沈周善用浓墨淡光。色彩上,陈百阳强调写实的水墨和淡色,徐庆腾则更加疯狂地追求生存的魅力。经过长期的艺术实践,明代写意画进入鼎盛时期。
写意画经八达、石涛、吴昌硕、齐白石等人的发扬光大,是当今影响最大、流传最广的画法。
40、写意画有什么特点?
写意画崇尚精神相似。董其昌曾说:“写意水墨是画山水最好的方法。为什么呢?形状、质感都一样,就没有韵味;色彩不同,就没有笔法。”明代徐渭也在一首画诗中说:“不求形似,而求神韵。照照全由我五指决定。”
写意画讲究用墨。例如,徐渭画水墨牡丹时,没有采用描画、对比的表现手法,而采用了泼墨的手法。 ”陈建斋《墨梅诗》云:“意不足寻相似色,前人是相马九方高”。
写意画强调作者的个性。扬州八怪以“怪”而闻名。他们画画不落俗套,随意涂鸦,用“乱”字表达自己的叛逆精神。郑板桥曾说:“近代白丁、石涛,或浑成,或启宗,皆与古不同。近来于鸿胪(志鼎)画竹,是“‘乱’字当象征责任。”(《郑板桥集·添》)靳东信画竹时也喜欢“乱”,他曾说过: “如果用烧焦的墨水去粘大叶子,叶子会很乱。”
写意画多采用书法手法绘制。同时,写意画所用的毛笔也极大地丰富了书法的表现力,所以大多数写意画家都是书法家。例如,郑板桥擅长书法和绘画。他们互相交融,以画写书法。他创造了介于隶书和楷书之间的“六字半书法”。他还用书法创作兰竹,风格明快犀利。清人蒋石泉评价:“板桥写兰如写兰,波涛汹涌,古形优美;板桥写兰如书法,叶菜花美。”
41.工作与写作结合的表现是什么?
工笔与写意结合的表现方法是指在一幅绘画中运用工笔与写意两种不同的技法。
说白石先生是写意画大师并不能概括他的艺术成就,因为白石先生同时也是工笔画大师。他善于将写意与工笔两种技法结合起来,在一幅作品中得到充分的表现。
白石先生在60岁左右的时候,趁着视力还算强的时候,画了很多工笔昆虫,如蜻蜓、蝴蝶、蚱蜢、蟋蟀、蚱蜢等。80岁左右老龄改革成功时,花卉使用徒手画添加到绘画中。 《枫叶寒心》就是这样制作出来的杰作。墨色的树枝上,挂着几朵鲜红的秋枫。一只画工精美的工笔蝉停在红枫上。在红与黑、工笔与写意的强烈对比中,呈现出生机勃勃的秋光。在纸上。
齐白石曾说:“大笔墨画,难得形似;细笔墨画,难得神似。此画家常笑古人,来者欲笑我,却我恐怕永远见不到你了。”无论是工笔还是写意,都是罕见的。各有各的长处,也有相反的表现方式,常常引起对方的批评。齐白石将工笔与写意结合起来进行表现,发挥两者的长处,从而开辟了新的境界。
42.什么是“白描”?
线描是一种以线条为表现手段的绘画方法。依靠线条本身的粗细、刚柔、方、圆、拙、疏等变化来表达各种物体。同时,线条本身也具有一定的抽象审美效果。白描对于整个中国画来说也是一门独立的艺术。作为工笔线画,线形一般变化不大,细而均匀,给色彩的运用留下了空间。
43.什么是减笔人物画?
减笔人物画是中国人物画的一种表现手法,由南宋梁楷所创。元夏文彦称其人物画为:“皆草率,谓之减笔”。
梁楷,南宋画家。生卒年属吉祥。宁宗嘉泰年间(1201-1204年),在画院任职,侍候圣旨。梁楷性格古怪,嗜酒享乐,行为不羁,故有“梁狂”之称。后来,他因不满艺术学院的限制,将学院送给他的“金腰带”挂在了学院里,离开了。
。梁楷的人物画喜欢用泼墨的手法,用极为放纵、简洁的线条来塑造人物。传世的主要作品有:《仙人泼墨图》、《太白行吟图》、《寒山出土图》、《布袋和尚图》等。其中《和尚图》最为人们所熟知。作品用工笔画眉,用粗笔画衣纹,对比鲜明又和谐统一。人物造型新颖,圆圆的脑袋,巨大的身躯,迷人的笑容。
梁楷的减笔人物画强调人物表情的生动,人物面部表情的夸张,服装图案的笔触大胆,开创了前所未有的新画风。他在绘画上强调的是“去形而存完整”,追求“形似而求画”、“神韵而求画,相似于内”的境界。它”。梁楷减少笔画也是其放纵性格的体现。
44、古人所说的“十八招”是什么?
“十八画”是古人总结的各种线条的画法。通过线条的力度、韵律、韵律、气势等审美效果来表现事物,传达作者的情感。 18种描法分别是:古游丝描法、铁线描法、混合描法、琴弦描法、柳叶描法、马槐描法、枣石描法、橄榄描法、曹毅描法、丁头鼠尾描法、蚯蚓描法、绘图法干柴上,仰头画,折芦,缩笔画,竹叶画,战笔水纹,行云流水描。
这些描述方法其实基本上可以分为两类。首先是中心笔画,要求力度均匀,笔画粗细一致,这样效果才圆润饱满。如铁线画、琴弦画、古游丝画等。其次,在笔画过程中,笔画不仅有上下波动、左右摆动,而且有不同的笔画节奏,从而形成多变的线条。
如:兰叶画、柳叶画、流云流水画、战笔画等。无论采用哪种描绘方式,都是为了更好地塑造形象,而不是为了“描述方法”。
45.什么是泼墨?
泼墨法是中国画写意水墨的基本技法。它注重在原宣纸上用满笔墨来创造飞墨的艺术形象。
对于泼墨法,宜选择毛笔柔软的大毛笔,这样可以吸收大量的墨水。泼墨强调一笔画中各种墨色的变化。做到这一点并不难。关键是浸墨时如何分别吸收不同的墨色。蘸墨时,可以先蘸淡墨,后蘸浓墨,也可以先蘸浓墨,后蘸淡墨。如果笔边较大,可将笔边的一半浸浓墨,另一半浸淡墨。由于笔尖同时含有不同颜色的墨水,当笔落在纸上时,自然会产生七彩的墨水效果。
中国写意画家都善于运用泼墨技法。其中,写意荷叶最能体现泼墨精神。白石先生87岁时所画的《荷花鸳鸯》,大笔挥洒自如,墨汁倾泻,滴落流淌。他用不同的墨色书写荷叶的正反两层,令观者赏心悦目。这就是泼墨的魅力。
46.什么是“挑战方法”?如何分类?
淳是一种表现岩石、树皮纹理的笔法。历代画家根据山石的地质结构和树木的表面状况创作的表现方案。随着自然的变化和改造以及绘画技法的演变,各种倒角技法也会不断发展。
唐代以前,山水画中的岩石是“空无裂痕”的。直到晚唐、五朝、北宋时期,山石才出现裂缝。这是山水画的重大发展。前人经过对自然界山石的长期观察、经验和积累,最终总结出表达山水肌理、肌理、表象关系的造型方法——勾糠法。
传统的皲裂方法有很多种。常见的皲裂方法有:长壳皲裂、短碎皲裂、米点皲裂、大斧皲裂、小斧皲裂、泥水皲裂、云头皲裂、雨滴皲裂、折带皲裂、和豆沙干裂。等待。现实生活中,岩石的纹理是多种多样的,岩石的纹理和风格也很丰富。单一的箔条方法往往不能满足表达的需要,因此常常将多种箔条方法组合使用。
47.中国画的点法是什么?
点是中国山水画的重要表现形式,点法是点的基本表现手法。在中国画中,前景中的点表现为苔藓点;中间地面的点看起来像小植物,一种草或灌木;远景中的点像树一样。 。
点还可以调节画面的气氛,丰富画面,营造广阔茂盛的感觉。还可以调整图片的结构来弥补原来的不足。 Fei 在“ Fei的绘画风格”中说:“如果刷子中有断开连接,可以修复疼痛。如果有裂缝或遗漏,可以修复苔藓。”
圆点像碎屑一样,随着中国绘画的成熟和发展的风格继续增加。积分工作已成为该类型代表的风格签名。例如,东元的景观的特征之一是圆笔的垂直点,ju ran是燃烧墨水的焦点,ni zan是侧笔的水平点,而shen 是反向的点。笔...
画家一直非常关注研究要点的研究。其中,Shi Tao的讨论特别有见地。他说:“在某些地方,雨,雪,风和晴朗的天气适合所有四个季节;无论如何都有阴阳和阳对齐;在某些点上,水和墨水混合在一起;在某些点上藻类线通过流苏连接;在某些点上,有些墨水像烟一样白色,有些墨水像燃烧的油漆一样草率且透明没有天空,没有地球,有成千上万的岩石和山谷清晰而纯净。
中国绘画中的数十个点不少,主要包括:单个圆点,插入点,小的混合点,大混合点,鼠标脚圆点,菊花点,胡椒圆点,李子花点,李子花点,哭泣和藻类点。 ,指向点,柏树叶点,藻类线点,无烟虫点,香槟叶点,节省三个点,悬挂的头部点,平坦的头部,骨角,骨折点,向上指向点,刺松点,刺point,升起的叶点,收集并散落香槟叶点,节省点sanju五分,叶叶点,等等。
48。什么是渲染?什么是箔纸?
渲染是指使用墨水或颜色来染色物体,阳和阳,增加纹理和三维性,并增强艺术效果。它也可以解释为“着色”。清朝的Yun 说:“当普通百姓谈论绘画时,他们都认为颜色很容易,但他们不知道渲染非常困难。稍差一些,以前的所有努力将被浪费。”
对比是使用墨水或浅色来渲染对象的外轮廓以使其脱颖而出。例如,当绘画云彩和月球以及为雪场景,雨场景,雾蒙蒙的场景,早晨和黄昏,流动的水,白花和鸟类以及线绘制的人物等通常使用周围的染色。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com